Anna Konjetzky & Co

Furious force of images Anna Konjetzky’s dance always explores new frontiers

Furious force of images Anna Konjetzky’s dance always explores new frontiers

Georg Tabori Preis 2013

Der Tagesspiegel, Sonderbeilage Georg Tabori Preis 2013
8.5.2013 / 69.Jahrgang / Nr.21 682 // Author: Patrick Wildermann (PAW)

“As if you watch God or his deputy genius during the creation of a new habitat” – this euphoric revelation a critic took with her after watching the dance piece “Die Summe der Öffnungen” (2010) by the young dancer and choreographer Anna Konjetzky. The works of the Munich native, who was trained in Brussels and was an assistant to Wanda Golonka at Schauspiel Frankfurt till 2008, polarize and fascinate alike.

Regardless, hardly a person can resist here overpowering physical force. In her solo and ensembles pieces, the artist assails us with a force of images. As, for example, in the piece “Tagebuch – si un jour tu décides de partir” where a Cellist plays on the naked body of a dancer in the same way he earlier played his instrument. And in “Die Summe der Öffnungen” when the dancers perform an archaic becoming on a substantial cubic sculpture by Anton Lukas.

Finally in “Abdrücke/Abdrücke folgen” a dancer draws – alone in a mirrored cube, blind to the outside world – when the audience can look inside. Most of the time the music creates a second, persisting, pulsating level.

Frequently Konjetzky uses film or video projections that throw a different light on the body, reflect it, as a close-up. Or they question the essence of body art, as in her furious piece “Elephantengedächtnis” that won the solo dance competition in Leipzig in 2009 –in which she transfigures bodies to machines.

Her works are an exploration of limits, in every respect. Born in 1980, Konjetzky, who has been touring the world already for some time, manages again and again to open up the intersection between dance and visual arts. Her latest production “und weil er sich dreht, kehrt der Wind zurück!” enthuses once again as walk-in installation art piece. Behind a barrier, the audience is waiting for the doors to open onto an imaginary Jerusalem. A very intimate experience, which shows the medium dance on its height of time and art.

PAW

THE WORK OF CHOREOGRAPHER ANNA KONJETZKY BREATHING

THE WORK OF CHOREOGRAPHER ANNA KONJETZKY BREATHING

© Franz Kimmel

Since the award-winning Munich-based choreographer Anna Konjetzky began creating dance works and dance installations in 2005, she has achieved renown as an architect of spaces.

Anna Konjetzky | © Anna Konjetzky

Inspired by the feeling of space and the passage of time, her pieces appear to be always questioning the body and the organization of the space and, further, rising to the challenge of creating intimacy within the choreographic settings. Mediated images expand her spatial inquires, and as her website states, she is apt to “watch the world through the body. Thinking possibilities. Taking risks. Looking for fragility.”

 

Like many contemporary choreographers, Konjetzky demonstrates how radically perceptions are affected by changes in space, lighting, and sound. Never does she tell an audience what to think, but she does show them where to look. In a piece like Lighting (2014), she guides the audience’s eye to her company of ten dancers. On a bare stage, the dense cluster of bodies pulsates with intensity, and is reflective of the boisterous nature of mass protest movements and demonstrations, but also their sometimes tenuous pressurized tipping points toward uncontrollable tension and violence. Konjetzky talks about those combustible properties: “If I set something on fire, the action does not stay under my control but creates a ‘burning’ object that continues on its own, independent from my control.”

BREATHING

The late Canadian choreographer Jean-Pierre Perreault once commented that “human beings are sensitive to two things: to others and to the space they live in and that pervades them.” The ways in which Konjetzky plays with space and movement, it is not a matter of just using space, but reacting to the space the work exists within. She speaks about her “constant research with the body in relation to space, to architecture and the research around perception.”

In her project Breathing (2017), Konjetzky indicates in interviews, “I am interested in breathing as a very simple action that links everybody. I am interested in the very intimate aspect of it. I am interested in the transcendental experience of deep breathing. I am interested in the two big emotions or states that push breathing to an extreme: passion and fear.” Guided by this insistence, Breathing directs our attention to this often-missed liminality of experience. It prompts questions about the nature of something so common, yet potentially mysterious, and even the potential for physical and mental strength and endurance. Konjetzky forces dialogue about the navigation of the ambiguous path between the recognizable and the unexpected.

What’s implicit in Konjetzky’s oeuvre is the reinvented sense of communitas, a reorientation in terms of group dynamics and shared intentions, of people coming together for the journey. Her astute awareness and understanding of living architecture results in a fundamental altering of the dance experience: the primacy of the individual on the path of transformation, as well as the complementary spectatorship and the kinesthetic empathy fostered in regard to the performer in passage and those moments of transcendence.

The choreographer’s innovative, experimental dance is part of a movement in art that stresses the conceptual and the importance of ideas. As writer Susanne Traub describes, “Central to her work is her active input of sensory information into a space, to the effect that she abandons the classical stage area in favour of installation spaces.”

THE PARTICIPANT IS NEVER A BENIGN SPECTATOR

Konjetzky crafts environments for her performers; for the spectator, the engagement with spaces outside a traditional stage setting is intimately linked to reformative experience, in which the viewer realigns their perception, strategizing their degree of control, the zone of knowingness, and a certain sort of readiness needed for navigating the trajectory.

The powerful meaning of Konjetsky’s performance emerges from a mastery that acknowledges challenges and the restraints required to embark on the journey, as well as opening to new understandings of the ways in which the experience and engagement on the part of the dancers and the choreographer, and ultimately the spectator, mediates encoded meaning through concept-driven changes in emotional expression, visual perception, and physical embodiment.

Ivar G. Hagendoorn, in his article “Some Speculative Hypotheses About the Nature and Perception of Dance and Choreography,” describes audience members as “virtually dancing along,” often feeling a discernable perceptual shift as they gaze in excitement or exhaustion. From a spectator’s perspective, for example, viewers can contemplate the strength and the demands of the dance, but they will also, almost certainly, understand or realize something about, or become aware of, their own interpretation of the dance piece.

A key element of Konjetzky’s installation work, in constructing her architectural environment, is to forge a unique role for the visitor to the space, particularly their connection into what unfolds before them. The participant is never a benign spectator. In Imprints (2015), viewers hear breathing sounds, and see a figure locked into a reflective unadorned glass cube, the intimacy or claustrophobia of the microworld is heightened. There is a sensation of individual identification in watching the performer as a person scribbling on paper, bent over, crouched in confinement. The viewer can indulge in a voyeuristic fantasy that the performance exists for them alone. That immersive quality associated with the dance is intimately linked to one’s own absorption of what’s presented, which can be both disorienting and transformative for both dancer and viewer.

Konjetzky’s work is wholly based on how we relate to space. She is an observer of how we live and how we order things in life. In Chipping (2014), she lays bare the possibilities of bodies moving in space, through the exploration of a space that seems to evolve. The set elements in the piece are a series of moving wooden cubes or boxes, plus associated drives, pulleys and cables, which shift incrementally or at other times are engaged in faster, more propulsive movements.

At the centre of all this activity and immensity is a hooded dancer who must navigate this implicitly challenging environment. In his tanecniaktuality.cz review, Ian Biscoe, details the onstage action: “The body must adjust to new situations constantly, finding its way through the oscillating space: each step is a new balancing act; every movement newly devised; newly counterbalanced; and each way newly found. Even the passive body cannot rest on this stage: the moving space encroaches, deforms and swallows it.”

Konjetzky comments about the forces at play in Chipping: “Restlessness is a very exiting aspect for the research of the body and movements. Yet, also the society seems to become faster and faster. Inundated by information, always reachable and available, seemingly limitless self-determination and the dictum of being permanently productive are a societal space that constantly forces—or enables—us to do certain “steps.”

While Konjetzky choreographs with an uncompromising honesty that expresses her personal vision, the human experience is fundamentally at the heart of her work. Throughout her catalogue of works, the choreographer emphasizes the importance of the individual on the path of transformation, as well as the complementary relationship and kinesthetic empathy between the audience and performers, fostering a shared passage toward a moment of transcendence.

Die Summe der Öffnungen // Abendzeitung

Die Summe der Öffnungen // Abendzeitung

Muffathalle: “Die Summe der Öffnungen”

Abendzeitung, 20. January 2010

Es ist ein etwas verquerter Ansatz, den die Münchner Choreographin für ihr Stück „Die Summe der Öffnungen“ gewählt hat. Nicht die Tänzer füllen einen Raum, sondern die Tänzer müssen sich auf einer bereits besetzten Bühne ihren Raum schaffen. Die zwei Tänzerinnen stecken unter einer Decke. Wortwörtlich: Ein einziges schwarzes Tuch umhüllt ihre Köpfe. So aneinander gebunden erklimmen sie den Berg, der auf der Bühne in der Muffathalle steht. Mal mit spitzen Zehen voran, mit den Finger hakelnd, sich gegenseitig an den Schultern und Hüften stützend. Es ist ein etwas verquerter Ansatz, den die Münchner Choreographin für ihr Stück „Die Summe der Öffnungen“ gewählt hat. Nicht die Tänzer füllen einen Raum, sondern die Tänzer müssen sich auf einer bereits besetzten Bühne ihren Raum schaffen. Und das mit jedem Gelenk. Oft robben die Tänzer über die aufgetürmten Holzblöcke, biegen ihre Wirbelsäule durch, die Arme schlaff an den Seiten hängend, die Füße unbeweglich verdreht. Besonders intensiv gelingt das Katrin Schafitel, die mit einem fast völlig steifen Körper den Gipfel erklimmt, das Kinn als einzige Stütze. Dann wieder springen Schafitel und ihre Kollegen auf, rasen über den Berg wie die Affen von Gibraltar. Während sie sich ihren Lebensraum auf der Bühne schaffen, beginnen Konkurrenzkämpfe untereinander, die besonders von sexueller Begierde beflügelt werden. Videoprojektionen verdeutlichen, dass Sonne, Eis, Wind und Regen den Berg verändern – und damit die Bewegungen der Tänzer.Nach der Hälfte des Stücks verschwinden diese immer häufiger in Zwischenräumen der Blöcke, als ob Schluchten sie verschlucken. Am Ende balancieren sie nur noch auf einen Bein – ein dünner Grat, ist alles, dass ihnen geblieben ist.

Further articles

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Abdrücke / Abdrücke folgen // Mittelbayerische Zeitung

Abdrücke / Abdrücke folgen // Mittelbayerische Zeitung

Versehrte Körper und erschöpfte Seelen

Mittelbayerische Zeitung, 11. November 2010 // Author: Michael Scheiner

Die „Publikumslieblinge“ der Regensburger Tanztage zeigten ein beeindruckend breites Spektrum.

REGENSBURG. Am Ende sitzt die Tänzerin reglos, erschöpft in einer Ecke ihres gläsernen Käfigs. Die Scheiben von innen dick beschlagen durch ausgeatmetes, besser: ausgehecheltes, gekeuchtes Kohlendioxid. Eine innen installierte Kamera überträgt ihr in Schatten getauchtes Bild auf die rückwärtige Wand im Theater in der Alten Mälzerei, ein Mikrofon die Atemgeräusche. Ein wenig erinnert der Glaskubus an Damian Hirsts riesige Aquarien, in denen tote Tiere in Formalin schwimmen. „Abdrücke“ nennt die hochgelobte Münchner Choreografin Anna Konjetzky diese Tanz-Video-Installation, beeindruckend getanzt von Sahra Huby. Eine zweite, kürzere Performance stellte das Duo mit „Elefantengedächtnis“ im ersten Teil des Abends unter dem Titel „Tanzszene Bayern – Publikumslieblinge“ vor. Konjetzkys Tanzbilder bleiben im Gedächtnis. Für „Elefantengedächtnis“ hat sie bei der „euro-scene“ 2009 in Leipzig den 1. Preis für das „beste deutsche Tanzsolo“ erhalten. Anfänglich eher absonderlich, wirkt der stolpernde, stürzende, durch kurze und längere Holzstöcke prothesenartig verlängerte Körper (der Tänzerin) behindert, versehrt, beschädigt. In Kniekehlen, Armbeugen und unters Kinn gebohrt, sind die Stöcke Stütze und Erweiterung der Gliedmaßen und zugleich – mangelhafter – Ersatz und Brandzeichen des Ausgestoßenen, des Verfalls und eines bohrenden Schmerzes, der allerdings auch in ein – befreites? verzweifeltes? – Lachen übergehen kann. Keinen Deut weniger ausdrucksvoll: Huby als suchende Frau im gedeckelten Glaskasten, wo sie immer hektischer und manischer ihre Umrisse zeichnet, kritzelt, ins Papier presst. Es ist ein zunehmend verzweifelteres Anrennen gegen das sich auflösende Spiegelbild, ein seelenwundes Bemühen, sich selbst zu erschaffen und zu fassen. Ein vergebliches Bemühen, Sisyphos nicht unähnlich, diesem aber durchs Scheitern überlegen.

>> view article

Further articles

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Höhenflüge mit Bodenhaftung

Höhenflüge mit Bodenhaftung

Die Choreografin Anna Konjetzky und ihre aktuellen Projekte

Süddeutsche Zeitung // Autor: Eva-Elisabeth Fischer

Die Choreografin Anna Konjetzky kann dank guter Bodenhaftung Höhenflüge wagen. Denn ihr verlässliches Standbein stabilisiert ein in alle Richtungen bewegliches Spielbein. Künstlerisch seit 2005 fest verankert in ihrer Heimatstadt München, ist sie längst schon international zu Festivals und Workshops unterwegs mit ihren Tanzstücken und Tanzinstallationen. Letztere lässt sie nicht nur von ihren Tänzerinnen und Tänzern aufführen, sondern studiert sie mit Leuten an Ort und Stelle ein, auf dass spezifische lokale Bedürfnisse in eine Arbeit miteinfließen. Denn das gehört unbedingt zu ihrem Konzept. Anna Konjetzky nämlich betrachtet den Tanz, die Arbeit und die Auseinandersetzung mit dem Körper, dessen Beschränkungen, ja Grenzen auch als gesellschaftspolitischen Akt. In München wird sie dafür optionsgefördert. In Berlin bekommt sie drei Jahre lang die Konzeptionsförderung des an den Tabori-Preis gekoppelten Fonds Darstellende Künste. Und kürzlich kam noch, ebenfalls für die Dauer von drei Jahren, die Exzellenzförderung von “Tanzpakt. Initiative Stadt-Land-Bund” hinzu.

Das passt. Denn Konjetzkys thematisch ineinandergreifende Projekte bekommen damit einen, allerdings zeitlich begrenzten, fixen Aktionsrahmen. In München, in den Labor Ateliers auf dem Kreativquartier eröffnet sie demnächst mit einer Tanzperformance ihr Studio mit dem schönen Namen “Playground”. Dieser Spielplatz, ein Labor, mit ihrem Team Dinge auszuprobieren (und dabei auch an Grenzen zu stoßen), fungiert als “Heimstätte, Archiv, Dialograum”, in dem Denkbares in Möglichkeitsform diskutiert, skizziert und auch ausprobiert wird. Das passiert spartenübergreifend und in regem Austausch mit dem Publikum. Geplant sind Film- und Tanzaufführungen, Gesprächsrunden und Lesungen, in dem sich gleichsam in einem Mikrokosmos “die Stadt verortet”.

Anna Konjetzky beschäftigt sich, sagt sie, in den kommenden Jahren “mit Freiräumen. In einer Zeit und einem politischen Klima, in dem sich diese verengen oder angegriffen werden, ist es eine Notwendigkeit, Begegnungs- und Gedankenräume zu schaffen. Räume für Utopien, für andere Blickwinkel und Welten, Einladungen zum Denken, zum Träumen”. Ihr Medium und das ihrer Mitstreiter und Mitstreiterinnen: der “denkende” Körper.

Die denkenden Körper begeben sich nun noch mehr auf Reisen als bisher. Und es ist kein Wunder, dass die erste Station von Anna Konjetzkys von der Bundeskulturstiftung unterstützte “Nomadische Akademie” nach Polen vagiert. Im Zentrum des sozialen und politischen Diskurses mit der Kunst und dem Tanz als Plattform erscheint ihr Polen als der richtige Ort, den Rechtsruck der Gesellschaft zu hinterfragen, wie er sich ja nicht nur dort fortschreitend vollzieht. Solchen Entwicklungen will sie mit dem “Queren”, dem Querdenken und auch dem “Queeren”, dem vielfältig Andersartigen, entgegentreten, wie es von eingleisig begrenzt Denkenden nicht geduldet wird. Mit der “Nomadischen Akademie” die (eigenen) Grenzen erweitern, das erscheint als ein grenzüberschreitendes Projekt, wie es ja gerade auch – ein Zufall? – in anderen Zusammenhängen, etwa der Ausstellung “Sag Schibolet!” im Jüdischen Museum München zur Diskussion gestellt wird.

THE VERY MOMENT // Der Standard

THE VERY MOMENT // Der Standard

Anna Konjetzky shows expert loss of control at the edge of dance

Der Standard, 23.06.2019 // Author: Helmut Ploebst
The dancers push the envelope of their physical potential; here the Sommerszene Salzburg presented an absolute showpiece.

YouTube is a purgatory in which many an unlucky duck is barbequed in public. You can spend hours looking at spectacular accidents and delightful embarrassments, grand clumsiness or heartbreaking derailments. The German choreographer Anna Konjetzky did this and let it sink in. The result is a piece that has been bathed in dark irony: The Very Moment. It belongs to the highlights of this year’s Sommerszene festival, here in a cooperation with the Arge Kultur Salzburg. In a perfect collaboration, Konjetzky’s five quite individual dancers show the true connection between the eternal antipodes dance and accident: the former is often a triumph of physical coordination and the latter is usually the result of a loss of control. But the dynamics of choreography have an influence on both. Dancers repeatedly exhaust the possibilities of their virtuoso bodies – up to the edge of catastrophe. This is what they get the most applause for. However, the movement patterns of a stumbling drunk can be similarly impressive. And the choreographic spirit is more likely to be provided by Jim Beam, Gösser or Jägermeister.

Human Nature

Enthusiastic people like to film this kind of thing and then upload it to YouTube. Especially when staggering turns into a fall without getting up again. Each of these contributions gives us some insight into the personality of the respective uploader. And the feelings elicited by watching them tells us something about human nature. It isn’t the simple craving for disaster, as Konjetzky emphasizes. Instead, the authentic appeal of the decisive point of no return – The Very Moment – is what produces plenty of neurotransmitters in the observer’s body. YouTube material that has been reworked for the piece demonstrates the construction of this special kind of suspense. These are motifs that we know from slapstick or comedic films. Their fictional disasters have become so perfectly anchored in our cultural memory that the consumers of realistic video clips may be aware of the difference, but their (brains’) backrooms close themselves off from this knowledge. And this is why the majority can bathe in the build-up of suspense without reserve and enjoy the release of this suspense in the moment of the event: possibly all the more, the greater the discrepancy is.

Contradiction of fiction and reality

YouTube thus contributes to the process of turning reality into fiction, just like, in contrast, dance – just like all performance arts – can present fiction as a reality. Anna Konjetzky’s dancers play with these contradictions in an almost glorious unaffected way. Without shame, but quite sovereign, they imitate the loss of control from the depths of daily life as an inspiration to dance. But more – they laugh at the fetish of virtuosity that is often and too quickly paid homage to. Not just in dance, but also in our performance-oriented society.

Further articles

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.